pesquisa

Pesquisa personalizada
Seja educado, cinema é lugar sagrado

terça-feira, 29 de dezembro de 2009

ANALISANDO O FILME "ACOSSADO" DE JEAN-LUC GODARD


O filme “Acossado”, de Jean-Luc Goddard, modificou os padrões cinematográficos da época - como a unidade da montagem e do roteiro, a continuidade dos diálogos e a sutileza dos cortes. O filme instaura a quebra narrativa, prioriza cenas ágeis, utiliza ângulos de câmera fora do comum, testa edições elípticas e introduz cortes rápidos – o que influenciou bastante o cinema americano dos anos 60 – mas, ainda assim, mantém espaço para a reflexão. No entanto, é importante frisar que o aspecto mais relevante deste filme não está no seu conteúdo, mas na sua forma inovadora – o “modo” de contar a história.


A metalinguagem é outra característica marcante da obra, que, por diversos momentos, faz referências a outros filmes, atores, diretores e diversos elementos do mundo do cinema. É como se a obra não estivesse tão preocupada em ‘contar uma história’, e se ocupasse mais da experimentação das diversas possibilidades fílmicas, através de um ousado roteiro e de uma montagem inovadora - que chega a gerar algum estranhamento ou repulsa na apreciação. Até então, nada igual tinha sido feito no cinema.

O filme propõe uma ruptura com o modelo tradicional da narrativa literária e defende que o cinema tem que explorar as múltiplas possibilidades do formato do filme, e não as gastas estratégias poéticas da literatura.

Acossado provou aos cineastas da época que era possível cortar um plano-sequência e mostrar o que estava cortado. Era possível mostrar o mesmo plano duas vezes. Era possível experimentar, criar e sair dos eixos do cinema clássico. O cinema foi tratado ineditamente como um material plástico maleável, cuja forma ultrapassava os limites da imaginação. Pela primeira vez, percebia-se conscientemente que o cinema é um instrumento de expressão artística, sem limites, e que o apreciador deve obedecer às condições de fruição específicas que o formato exige.

Um outro aspecto inovador importante é a introdução do anti-herói como protagonista do filme (não há o maniqueísmo do bem x mal), e a quebra dos perfis tradicionais do ‘herói cinematográfico’. Michael Poiccard, protagonizado por Jean-Paul Belmondo, era um ladrão moralmente condenável, não tinha características admiráveis e nem mesmo era bonito - principalmente quando comparado ao estilo de beleza greco-romana exaltada pelos filmes de Hollywood. E assim, Poiccard era perfeito como ‘herói’ da Nouvelle Vague, como um homem comum, um homem contemporâneo. O estilo do filme tem um profundo efeito na história do cinema e abre caminhos para uma estética mais livre e pessoal.

terça-feira, 15 de dezembro de 2009

INDICADOS AO GLOBO DE OURO 2010




SAIU A NOMEAÇÃO PARA O GLOBO DE OURO 2010 QUE ACONTECE DIA 17 DE JANEIRO DE 2010, O GLOBO DE OURO É UMA ESPECIA D PREVIA PARA OS OSCARS, GERALMENTE QUEM LEVA UM PREMIO NO GLOBO DE OURO QUASE SEMPRE É PREMIADO NO OSCAR TAMBEM.

CONFIRAM A LISTA DOS FILMES, ATORES, ATRIZES, SERIES E PROGRAMAS DE TV INDICADOS:


1. MELHOR FILME - DRAMA


AVATAR
Lightstorm Entertainment, Twentieth Century Fox

THE HURT LOCKER
Voltage Pictures, Summit Entertainment

Inglourious Basterds
The Weinstein Company / Universal Pictures, The Weinstein Company

PRECIOSO: baseado em livro PUSH por Safira
A Lee Daniels Entertainment / Smokewood Entertainment Group Produção;
Lionsgate

Up In The Air
Paramount Pictures, Paramount Pictures


2. MELHOR ATRIZ EM Filme - Drama


EMILY BLUNT
The Young Victoria

SANDRA BULLOCK
O lado cego

HELEN MIRREN
The Last Station "

Carey Mulligan
UMA EDUCAÇÃO

Gabourey SIDIBE
PRECIOSO: baseado em livro PUSH por Safira

3. MELHOR ATOR EM UMA Filme - Drama

Jeff Bridges
Crazy Heart

GEORGE CLOONEY
Up In The Air

COLIN FIRTH
A Single Man

MORGAN FREEMAN
INVICTUS

TOBEY MAGUIRE
BROTHERS


4. MELHOR FILME - COMÉDIA OU MUSICAL

(500) Days Of Summer
Watermark Pictures, Fox Searchlight Pictures

NA RESSACA
Warner Bros Pictures, Warner Bros Pictures

It's Complicated
Relativity Media, Scott Rudin Productions, Universal Pictures

Julie & Julia
Columbia Pictures, Sony Pictures Releasing

NOVE
The Weinstein Company / Relativity Media / Lucamar Productions / Marc Platt Productions, The Weinstein Company

5. MELHOR ATRIZ EM Picture Motion - COMÉDIA OU MUSICAL

SANDRA BULLOCK
DA PROPOSTA

MARION COTILLARD
NOVE

JULIA ROBERTS
DUPLICITY

MERYL STREEP
It's Complicated

MERYL STREEP
Julie & Julia

6. MELHOR ATOR EM UMA IMAGEM PROPOSTA - COMEDY OU MUSICAL

MATT DAMON
O INFORMANT!

DANIEL DAY-LEWIS
NOVE

ROBERT DOWNEY JR
SHERLOCK HOLMES

Joseph Gordon-Levitt
(500) Days Of Summer

Michael Stuhlbarg
A Serious Man

7. BEST ANIMATED FEATURE FILM

NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE ALMÔNDEGAS
Columbia Pictures e Sony Pictures Animation, Sony Pictures Releasing

Coraline
Laika, Inc.; Focus Features

MR FANTASTIC. FOX
American Empirical Picture; Twentieth Century Fox

THE PRINCESS AND THE FROG
Walt Disney Pictures / Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures

UP
Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures


8. MELHOR FILME ESTRANGEIRO
BAARIA (ITÁLIA)
Medusa Film; Summit Entertainment

Rotos (ESPANHA)
El Deseo SA; Sony Pictures Classics

A MAID (CHILE)
(LA NANA)
Forastero; Elephant Eye Films

Um profeta (ONU PROPHETE) (FRANÇA)
Chic Films, Sony Pictures Classics

A fita branca (ALEMANHA)
(DAS WEISSE BAND - Eine Deutsche KINDERGESCHICHTE)
Wega Films, Sony Pictures Classics

9. MELHOR ATRIZ EM UMA papel suportando em um FILME

PENÉLOPE CRUZ
NOVE

Vera Farmiga
Up In The Air

Anna Kendrick
Up In The Air
Mo'nique
PRECIOSO: baseado em livro PUSH por Safira

JULIANNE MOORE
A Single Man

10. MELHOR ATOR EM UMA papel suportando em um FILME

MATT DAMON
INVICTUS

Woody Harrelson
O MENSAGEIRO

Christopher Plummer
The Last Station "

Stanley Tucci
The Lovely Bones

Christoph Waltz
Inglourious Basterds

11. BEST DIRECTOR - MOTION PICTURE

KATHRYN BIGELOW
THE HURT LOCKER

JAMES CAMERON
AVATAR

CLINT EASTWOOD
INVICTUS

Jason Reitman
Up In The Air

QUENTIN TARANTINO
Inglourious Basterds

12. BEST SCREENPLAY - MOTION PICTURE

Neill Blomkamp, Terri TATCHELL
Distrito 9

Mark Boal
THE HURT LOCKER

Nancy Meyers
It's Complicated

Jason Reitman, Sheldon Turner
Up In The Air

QUENTIN TARANTINO
Inglourious Basterds

13. BEST ORIGINAL SCORE - MOTION PICTURE

MICHAEL GIACCHINO
UP

Marvin Hamlisch
O INFORMANT!

JAMES HORNER
AVATAR

ABEL KORZENIOWSKI
A Single Man

KAREN O, Carter Burwell
ONDE A Wild Things Are

14. BEST ORIGINAL SONG - MOTION PICTURE

"CINEMA ITALIANO" - NOVE
Music & Lyrics by: Maury Yeston

"I Want To Come Home" - Everybody's Fine
Music & Lyrics by: Paul McCartney

"I See You" - AVATAR
Música: James Horner, Simon Franglen
Lyrics by: James Horner, Simon Franglen, Kuk Harrell

"DO TIPO WEARY (Theme From Crazy Heart)" - Crazy Heart
Music & Lyrics by: Ryan Bingham, T Bone Burnett

"Winter" - Brothers
Música: U2
Letra: Bono


15. Best Television Series - Drama


BIG LOVE (HBO)
Anima Sola e Playtone em associação com a HBO Entertainment

DEXTER (SHOWTIME)
Showtime Presents, John Goldwyn Productions, a companhia Colleton, Clyde Phillips Productions

HOUSE (FOX)
Universal Media Studios, em associação com salto e Toe Films, Shore Z Productions and Bad Hat Harry

MAD MEN (AMC)
AMC

TRUE BLOOD (HBO)
Your Face Goes Here Entertainment em associação com a HBO Entertainment


16. MELHOR ATRIZ EM UMA SÉRIE DE TELEVISÃO -- DRAMA


GLENN CLOSE
DANOS

Janeiro JONES
MAD MEN

Julianna Margulies
The Good Wife

ANNA PAQUIN
TRUE BLOOD

KYRA SEDGWICK
THE CLOSER


17. MELHOR ATOR EM UMA SÉRIE DE TELEVISÃO - DRAMA


Simon Baker
THE MENTALIST

MICHAEL C. HALL
DEXTER

JON HAMM
MAD MEN

HUGH LAURIE
HOUSE

Bill Paxton
BIG LOVE


18. BEST TELEVISION SERIES - COMÉDIA OU MUSICAL


30 Rock (NBC)
Universal Media Studios, em associação com a Broadway Vídeo e Little Stranger Inc.

ENTOURAGE (HBO)
Alavancagem e mais próximo do Hole Productions em associação com a HBO Entertainment

ALEGRIA (FOX)
Twentieth Century Fox Television

Modern Family (ABC)
Twentieth Century Fox Television

THE OFFICE (NBC)
Universal Media Studios, Deedle Dee Productions, Reveille LLC


19. MELHOR ATRIZ EM UMA SÉRIE DE TELEVISÃO -- COMÉDIA OU MUSICAL


Toni Collette
ESTADOS UNIDOS DA TARA

COURTENEY COX
COUGAR TOWN

EDIE FALCO
Nurse Jackie

Tina Fey
30 ROCK

Lea Michele
ALEGRIA


20. MELHOR ATOR EM UMA SÉRIE DE TELEVISÃO -- COMÉDIA OU MUSICAL


ALEC BALDWIN
30 ROCK

STEVE CARELL
THE OFFICE

DAVID DUCHOVNY
CALIFORNICATION

Thomas Jane
HUNG

Matthew Morrison
ALEGRIA


21. BEST MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Georgia O'Keeffe (Lifetime Television)
Sony Pictures Television

Grey Gardens (HBO)
Specialty Films e locomotivas em associação com a HBO Films

Into The Storm (HBO)
Scott Free e Rainmark Produção Films em associação com a BBC e da HBO Films

Little Dorrit (PBS)
Masterpiece / BBC Co-produção

Taking Chance (HBO)
Motion Picture Corporation of America e Dawn Civil Pictures em associação com a HBO Films


22. MELHOR ATRIZ EM MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Joan Allen
GEÓRGIA O'KEEFFE

DREW BARRYMORE
GREY GARDENS

Jessica Lange
GREY GARDENS

ANNA PAQUIN
O CORAÇÃO corajosa Sendler IRENA

SIGOURNEY WEAVER
Prayers for Bobby

23. MELHOR ATOR EM UM MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Kevin Bacon
Taking Chance

KENNETH BRANAGH
Wallander: UM PASSO ATRÁS

CHIWETEL EJIOFOR
ENDGAME

BRENDAN GLEESON
Into The Storm

JEREMY IRONS
GEÓRGIA O'KEEFFE


24. MELHOR ATRIZ EM UMA papel suportando em um SERIES, MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Jane Adams
HUNG

Rose Byrne
DANOS

Jane Lynch
ALEGRIA

Janet McTeer
Into The Storm

CHLOE SEVIGNY
BIG LOVE


25. MELHOR ATOR um papel de apoio de uma série, MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

MICHAEL EMERSON
LOST

Neil Patrick Harris
HOW I MET YOUR MOTHER

William Hurt
DANOS

John Lithgow
DEXTER

JEREMY PIVEN
ENTOURAGE


EM BREVE COLOCAREI TRAILER DOS FILMES INDICADOS E SEUS CARTAZES

sexta-feira, 11 de dezembro de 2009

O CINEMA NOIR








O filme noir (lê-se nuá) é um dos gêneros cinematográficos “de época” mais admirados e populares do final do século vinte, apesar de o termo noir ser desconhecido à época na qual os filmes foram produzidos. Basicamente, ele significa “filme escuro” – uma variação do termo francês do século 19 “novela escura” – referindo-se a qualquer número de dramas policiais carregados psicologicamente dos anos 1940-50. Na época em que foram feitos, os filmes eram relacionados simplesmente a gângsteres ou mistérios, sem qualidades aparentes separando-os de outras produções. Os críticos franceses originalmente usaram a designação film noir para definir filmes dos anos 1930, tais como La Chienne (Jean Renoir) – mais tarde refeito em Hollywood por Fritz Lang sob o nome de Scarlet Street; porém, ele se aplicava igualmente bem a uma particular gama de filmes americanos e foi aceito pela crítica nos EUA a partir do final dos anos 50 para definir um tipo de gênero – especificamente um sub-gênero do filme policial. Hoje, há verdadeiros festivais de filmes noir na programação dos cinemas e redes de TV, uma grande ironia para um gênero que foi definido com um termo que os produtores e críticos da época provavelmente não teriam compreendido.

O desenvolvimento do filme noir foi gradual, chegando algum tempo após o ciclo de filmes clássicos de gângsteres em Hollywood. Os filmes policiais dos anos 1920-30 tinham seu lado psicológico – por exemplo, The Last Mile, Sabotage e The Petrified Forest – nos quais a motivação dos criminosos era tão fascinante quanto seus crimes. Mesmo The Roaring Twenties, com James Cagney, no final do ciclo de filmes de gângsteres da Warner Bros, apresentou um anti-herói cuja psicologia o levou a aceitar a morte – após sobreviver à Primeira Guerra Mundial, aos primeiros conflitos entre gângsteres e ao fim da “Proibição” (período no qual o governo americano proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas). Alguns outros poucos filmes, em especial M (Fritz Lang), estrelando o então jovem Peter Lorre, focava mais na psicologia da mente criminosa do que na história da caçada do criminoso de uma criança. Contudo, estes trabalhos relativamente sofisticados foram exceção mais do que regra e a maioria dos filmes policiais dos anos 30 foram, na melhor das hipóteses, tiroteios bem feitos amarrados a material policial extravagante.


O filme noir como gênero definido começou no início dos anos 40, com filmes que lidavam com o lado sinistro de uma psicologia idêntica entre perseguidores e criminosos, a ponto de em The Big Sleep (1946), de Howard Hawks, a seqüência de crimes que suportam a trama ser difícil de discernir. Por outro lado, o primeiro filme genuinamente noir, segundo muitos críticos, foi I Wake up Screaming, de H. Bruce Humberstone, baseado numa novela de Steve Fisher e estrelando Victor Mature, Betty Grable e Laird Cregar. O título pode dar calafrios na espinha, mas os elementos verdadeiramente noir residem no sadismo pesado do personagem de Cregar, um policial obsessivo e homicida que atormenta os dois suspeitos (Mature, Grable) pelo assassinato de uma atriz. O filme conta a história do crime e da investigação, mas sua verdadeira força está na habilidade em fazer com que o espectador se sinta tão ameaçado quanto os dois suspeitos – eles se encontram encurralados numa intricada teia legal e psicológica tecida pelo policial. O espectador sente cada choque, à medida que os fios da teia são puxados bruscamente e tensionados fortemente, assim como os próprios personagens. Torna-se claro após alguns minutos de filme que estamos na presença de algo perigoso e doentio; mesmo nos dias de hoje, assistir a esse filme é uma experiência indescritível. Apesar de ninguém tentar rivalizar conscientemente com I Wake Up Screaming, ele foi padronizado filme noir padrão – a selva de pedra habitada por personagens que parecem perdidos ou feridos psicologicamente e cercados por armadilhas que são mais imaginárias do que reais, com a lei e a justiça sempre excedendo seus limites no sentido de destruí-los. I Wake Up Screaming acrescenta o elemento necessário para representar a lei como uma força sinistra e ardilosa simbolizando a injustiça.

The Maltese Falcon (1941), de John Huston, é também freqüentemente citado como um dos pioneiros do filme noir, mas sua psicologia é mais fraca que a do filme de Humberstone. Sam Spade, personagem vivido por Humphrey Bogart, entretanto se movimenta por um mundo reconhecidamente noir, repleto de homens e mulheres obsessivos com temperamento homicida, policiais cuja dedicação beira ao sadismo, mulheres cuja sexualidade é pessimamente controlada – e utilizada conscientemente para fins de destruição – e, no centro de tudo, um herói que luta constantemente contra seus piores impulsos. Um outro filme do mesmo período que parece definir o nascimento do gênero foi This Gun for Hire (1941), de Frank Tuttle, baseado em “A Gun for Sale”, de Graham Greene, e estrelando Alan Ladd, Veronica Lake e o onipresente Laird Cregar. A estória de um matador de aluguel era fora do convencional para os padrões de Hollywood, mas Ladd trouxe tanta humanidade e desespero para seu personagem que as platéias acharam irresistível – e essa mistura de psicose e honradez tornou-o o mais extraordinário anti-herói de Hollywood, contrastando bem com o personagem patético e caprichoso de Laird Cregar e o empresário traidor de Tully Marshall. As origens do filme noir durante esta época, tendo como fundo o início da Segunda Guerra Mundial, não foram uma mera coincidência.

A chegada da Guerra à Europa degradou o humor do povo americano tal como a Grande Depressão, em todos exceto nos piores dias, não tinha feito. Os EUA sobreviveram à Depressão, mas subitamente o mundo parecia estar se tornando mais ameaçador do que tinha sido durante aqueles dias agitados – os líderes da Alemanha democraticamente eleitos planejavam conquistar a Europa e o extermínio de milhões, e os outros líderes comparáveis na cena internacional eram os ditadores da URSS e Japão; Inglaterra e França estavam paralisados; e os EUA, cuja participação prévia na política internacional durante a Primeira Guerra Mundial terminou em desastre para o Presidente e o Congresso, estavam incapazes de agir. Para tornar pior as coisas, havia o fato do início da Segunda Guerra coincidir com o fim dos últimos vestígios do desemprego da Grande Depressão. O filme noir foi uma reação ao mundo que se desenhava em 1941. Na época, os filmes estavam mais preparados para um novo tipo de herói e um novo leque de personagens. A imposição do Código de Produção (Production Code), censurando o conteúdo dos filmes a partir de 1933, teve o efeito de limpar e clarificar as superfícies externas dos personagens e das tramas, mais do que seus autores, atores e diretores poderiam ter gostado. Atores como James Cagney, Humphrey Bogart e mesmo John Wayne (dê uma olhada em sua representação como Ringo Kid em Stagecoach) tinham trabalhado para trazer algum lado obscuro para sua representação, mas somente de uma maneira muito limitada. Geralmente, os filmes se tornaram menos abrangentes após oito anos de censura auto-imposta.



Quando o filme noir apareceu durante o início dos anos 40, mostrando lados do comportamento humano anteriormente ignorados, o público respondeu mais entusiasticamente. A Guerra também ajudou em outro aspecto – muitos dos trabalhos que se seguiram não teriam passado pelos censores nos anos 30, mas após a entrada da América na guerra, os padrões se perderam à medida que a indústria cinematográfica reconheceu que o mundo era um lugar mais violento e perigoso. E uma nova geração de escritores chegou em Hollywood para se aproveitar disso. O trabalho do autor Cornell Woolrich, em particular, serviu como ponto de referência para estes dramas psicológicos obscuros. Uma pessoa profundamente atormentada, porém um escritor talentoso que sofria de depressão crônica e uma obsessão por sua própria mãe e que era homossexual, Woolrich foi um dos mais populares escritores de ficção policial no início dos anos 40; seu trabalho foi extensamente publicado em revistas assim como em novelas. Sua estória "Black Friday" e novellas como "Phantom Lady" e "The Night Has A Thousand Eyes" tornaram-se a base para muitos filmes importantes durante os primeiros anos daquela década; além disso, ele criou o texto que subseqüentemente foi adaptado ao cinema como Rear Window, de Alfred Hitchcock.



Ao nível mais popular, Daniel Hammett (The Falcon Maltese) e Raymond Chandler (The Big Sleep, Farewell my Lovely) estavam em demanda como nunca e nos anos 40 eles finalmente viram as personalidades sinistras de seus personagens levadas às telas razoavelmente intactas. O filme noir foi o primeiro gênero no qual o perigo com o qual os personagens se defrontavam era mais psicológico do que físico. A platéia parecia responder bem a esse fenômeno, e o sucesso de This Gun for Hire e I Wake up Screaming, em particular, anunciou uma era de dramas policiais sinistros e mistérios habitados por personagens estranhos e obcecados: Phantom Lady, Deadline At Dawn, The Woman In the Window, Scarlet Street, Murder My Sweet, The Lost Weekend, The Strange Love of Martha Ivers, Pitfall, Dead Reckoning, The Dark Corner, Edge of Doom, Force Of Evil, Kiss of Death, The Asphalt Jungle, They Live By Night, D.O.A. Os títulos por si só falam a respeito desses filmes. Uma típica trama noir poderia envolver uma pessoa que comete um pequeno e aparente sem importância ato de indiscrição – estando bêbada, fazendo um favor para um estranho ou falhando ao realizar uma tarefa para um estranho – e acaba se encontrando num dilema de vida ou morte. Em Dark Corner, Mark Stevens se vê perseguido, agredido e preso por um detetive particular por um assassinato que não cometeu, tudo a pedido de um homem (Clifton Webb) que mal sabe ou se lembra de sua própria motivação pervertida por vingança. Em Deadline At Dawn, o único filme dirigido pelo renomado diretor de teatro Harold Clurman, o marinheiro Bill Williams, durante uma visita a Nova Iorque, acorda após um porre e descobre que a mulher com a qual estava – e que estava tentando roubá-lo - foi estrangulada e ele pode ficar comprometido por vários indícios e testemunhas. Em Pitfall, Dick Powell, investigador de uma companhia de seguros, dá atenção para uma mulher aparentemente carente e vulnerável (Lizabeth Scott) e isto o envolve em uma fraude, uma chantagem e um assassinato. Finalmente, em D.O.A., talvez o mais sinistro dos filmes noir, o empresário Edmond O´Brien percebe que lhe foi dado um veneno letal, de efeito prolongado, que o matará em 24 horas e ele gasta este tempo tentando descobrir o porquê do envenenamento; ao final, descobre que foi assassinado somente porque documentou uma conta de venda para um homem que nunca vira antes, o que tornara-o uma testemunha em potencial num caso de fraude e assassinato.
Em outros exemplos do gênero, os personagens são tudo, menos inocentes. O filme Laura (1944), de Otto Preminger, por exemplo, o qual também é um dos mais românticos noir feitos, todos os envolvidos na trama (exceto por um mordomo) são potenciais suspeitos do assassinato e têm motivos para tanto. Mesmo o policial, interpretado por Dana Andrews, está tão absorvido por seu trabalho que ele não percebe a selvageria e o sadismo que movem suas ações e motivações. Andrews, Preminger, e a estrela do filme, Gene Tierney explorariam novamente esse personagem em 1950, no filme Where The Sidewalk Ends, no qual Andrews representa um policial que inadvertidamente se envolve num assassinato – ironicamente, um dos poucos crimes que ele é acusado e que não é culpado!

Um outro exemplo brilhante do gênero é Force of Evil (1948), de Abraham Polonsky, o único que não nasceu em Hollywood. Filme de uma produtora independente chamada Enterprise Studios, em Force of Evil estrelava John Garfield como um empresário bem-sucedido de Wall Street tentando comandar um sindicato que planeja quebrar o “jogo-do-bicho” local e transformá-lo em uma loteria legal, mas, para isso, ele precisa arruinar a vida de seu irmão – com o qual está brigado – , um pequeno “bicheiro”. Garfield é destruído quando ele tenta salvar o bem-estar financeiro de seu irmão, o que custa a vida deste (brilhantemente interpretado por Thomas Gomez) no processo. A Força da Maldade mencionada no título original é o capitalismo e a ganância do sistema. Em The Asphalt Jungle (1950), de John Huston, todos são culpados e ou são pegos ou mortos – saber disso não diminui a importância do filme, pois o modo como eles são pegos ou mortos é do que realmente trata o filme. Mesmo Samuel Goldwyn, conhecido por fazer filmes para atingir o maior público possível (The Best Years of Our Lives, Hans Christian Andersen, etc.), produziu um filme noir, Edge of Doom, o qual provou ser um dos mais sombrios e bizarros exemplos do gênero. Farley Granger, que trabalharia muito melhor em Side Street, interpreta um garoto pobre de Boston que mata acidentalmente um padre e passa o resto do filme tentando escapar de sua responsabilidade e sua perseguição por outro padre (Dana Andrews).

A importância do filme noir diminuiu durante os anos 50, algum tempo após o final da Guerra Mundial que deu origem ao seu nascimento. A longevidade do gênero, contudo, pode ser atribuída primeiro à sua flexibilidade – ao contrário dos westerns, os filmes policiais nunca saem de moda e as diferentes manifestações do crime oferecem uma rica seleção de matéria-prima. Ao final dos anos 40, à medida que a delinqüência juvenil estava se tornando um assunto prioritário, a Universal produziu City Across The River (basedo no best seller “The Amboy Dukes”, de Irving Shulman), sobre gangues de rua na região de Brownsville do Brooklyn. E nos anos 50, mesmo o “Terror Vermelho” (a paranóia anti-comunista) manifestou-se no filme noir, em um dos melhores thrillers policiais da década, Pickup On South Street (1953), de Samuel Fuller, no qual um batedor de carteiras (Richard Widmark) se encontra metido com espiões inimigos e agentes do F.B.I quando ele rouba a bolsa de uma mulher que contém um valioso pedaço de microfilme - Thelma Ritter, a qual, apesar da produção "B", recebeu uma indicação ao Oscar.





O ciclo do film noir deu origem a várias partituras musicais marcantes, compostas por maestros como David Raksin (Laura) e, principalmente, o lendário Miklos Rozsa (Double Indemnity, The Lost Weekend, Naked City). O interesse pelo gênero somente diminuiu quando a televisão acabou com o mercado deste tipo de baixa produção, e o “tiro de misericórdia” foi dado quando o filme colorido se tornou padrão em Hollywood. Era muito difícil, senão impossível, filmar estórias da natureza do noir em cores sem o ambiente sinistro que a fotografia em preto-e-branco propiciava – a cor, tal como usada naqueles dias, tirava a concentração e, por questão de necessidade, criava imagens muito brilhantes. O filme noir, contudo, não desapareceu inteiramente como gênero e campo de estudo. Na França, diretores como Jean-Pierre Melville (Bob Le Flambeur) e Jean-Luc Godard (Breathless) foram profundamente influenciados pelo gênero americano. Jules Dassin também fez um clássico filme noir, Riffifi. Ocasionalmente, um filme como Cry Terror de Andrew e Virginia Stone ou Key Witness, de Phil Karlson – ambos datando do começo dos anos 60 – emergiriam de Hollywood, mas foram apenas uma exceção e nenhum atingiu o sucesso esperado, de modo a trazer um interesse maior.

Como a qualidade dos filmes de Hollywood piorou, cinéfilos e estudantes de cinema crescentemente se voltaram aos gêneros mais antigos e descobriram o filme noir. Além disso, a total fixação americana pelo filme noir data a partir dos anos 60, à medida que expectadores e estudantes – procurando por algo mais do que A Noviça Rebelde ou mesmo a série de filmes de James Bond poderiam oferecer – começaram a levar a sério estes velhos filmes policiais e estudando-os em modos que teriam surpreendido seus produtores. Nos anos 70 e 80, qualquer um podia encontrar a influência do filme noir em bons mistérios como The Midnight Man (1974), de Burt Lancaster e Roland Kibbee, Blade Runner (1982), de Riddley Scott e A Honra do Poderoso Prizzi (1985), de John Huston; nos anos 90, filmes como Reservoir Dogs (1992), de Quentin Tarantino, ajudaram a preservar o gênero.
O Que é Afinal um Filme Noir?

Há sete elementos de um filme noir que Raymond Borde e Etienne Chauteton apontaram em Panorama du Film Americain (extraído e traduzido em Film Noir Reader, editado por Alain Silver e James Ursini). São eles:

UM CRIME;

A PERSPECTIVA DOS CRIMINOSOS, NÃO DA POLÍCIA;

UMA VISÃO INVERTIDA DAS TRADICIONAIS FONTES DE AUTORIDADE, TAL COMO A CORRUPÇÃO POLICIAL;

ALIANÇAS E LEALDADES INSTÁVEIS;

A “FEMME FATALE” (FÊMEA FATAL): A MULHER QUE CAUSA A RUÍNA E/OU MORTE DE UM BOM HOMEM;

VIOLÊNCIA BRUTA;

MOTIVAÇÃO E MUDANÇAS EM COMPLÔS BIZARROS.







Paul Schrader observa a dificuldade em definir film noir em Film Comment (também reimpresso em Film Noir Reader), porém o limita em um período específico – de The Maltese Falcon (1941) até Touch of Evil (1958). Ele argumenta que o noir é literalmente preto. Cenas noturnas, iluminação de alto contraste e sombras fazem parte do estilo noir. Além disso, o filme noir trabalha com tempo não-linear, disjuntivo.

Apesar destas duas tentativas de definir o filme noir sejam úteis, elas igualmente são limitadas. A diferença entre filme noir e policial, segundo Borde e Chaumeton, é muito pequena. Filmes como The Naked City e Crossfire foram estruturadas a partir de uma perspectiva do policial, ainda que não haja limites para a violência bruta e a perversão dos assassinatos em Crossfire. Borde e Chaumeton também negligenciam o elemento de transgressão moral/perversão que torna um noir verdadeiramente obscuro. Além disso, o argumento de Schrader que o gênero noir está morto é prematuro. Filmes recentes como Bound, Dark City e virtualmente qualquer coisa de John Dahl não são meramente homenagens ao filme noir, mas versões contemporâneas deste. A seção “Film Noir” do Internet Movie Database lista filmes de 1927 (The Underworld) até o presente. Uma estatística destes indica um pico primário de 1945 até 1951, e outro pico de 1951 até cerca de 1958 com um ressurgimento nos anos 1990.

Entretanto, Schrader está correto ao afirmar que definir o noir é quase impossível. Quantos elementos noir são necessários para se fazer um noir? Um? Três? Sete? Então, um noir pode ter apenas um único elemento, enquanto que outro filme que possua três não seja considerado um noir.

O que segue é uma outra tentativa de preencher a lacuna de definições do filme noir em complemento às definições dadas acima:

1. Perversão/transgressão moral. Um grande exemplo é William Bendix usando termos afetuosos como “docinho” e “querido” enquanto tortura Alan Ladd, em The Glass Key;

2. Destino. Freqüentemente, os protagonistas do noir se metem em encrenca por causa de traços de personalidade (Double Indemnity e Criss Cross) ou circunstâncias além do seu controle (Detour).

3. Traição/Ilusão. Todas as relações humanas estão sob risco no mundo noir – a relação entre cônjuges (Pitfall, Woman in the Window), entre patrões e empregados (Phantom Lady), entre clientes e investigadores particulares (The Maltese Falcon, The Big Sleep), entre amantes (Criss Cross) e mesmo entre pais e filhos (Mildred Pierce). Toda relação presumidamente baseada na verdade e mesmo no amor tem o potencial de se transformar em traição por dinheiro ou sexo, ou ambos.

quarta-feira, 3 de junho de 2009

FORUM PERMANENTE DO AUDIOVISUAL PARAIBANO DEBATE SOBRE FIBANCIAMENTO DO ESTADO PARA O CINEMA PARAIBANO








FORUM PERMANENTE DO AUDIOVISUAL PARAIBANO
EM 03 DE JUNHO DE 2009
ASSUNTO: PRÊMIO LINDUARTE NORONHA DE INCENTIVO AO CINEMA PARAIBANO
POR: RODRIGUEZ














NA NOITE DESSE DIA 03 DE JUNHO REPRESENTANTES DO CINEMA PARAIBANO SE REUNIRAM NO CENTRO DA CAPITAL PARA MAIS UMA REUNIÃO DO FURUM PERMANENTE DO AUDIOVISUAL PARAIBANO, EM PAUTA ESTAVA UM POSSIVEL FINANCIAMENTO DE 200 MIL REAIS VINDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.


O PRESIDENTE DA ABD-PB CARLOS DAWLING FOI QUEM MEDIOU A MESA, UM REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO ESTAVA CONVIDADO MAS NÃO COMPARECEU.
O PRESIDENTE DA ACADEMIA PARAIBANA DE CINEMA WILLIS LEAL FOI BASTANTE ENFATICO QUANDO PRECISOU QUE O VALOR DO FINANCIAMENTO NÃO DEVERIA AGRACIAR APENAS PRODUÇOES CINEMATOGRAFICAS MAS TAMBEM DEVERIA SERVIR PARA A PRESERVAÇÃO DO ACERVO CINEMATOGRAFICO PARAIBANO, BEM COMO PARA FINANCIAR FESTIVAIS EM TODO O ESTADO.


A PRESENÇA DE LUCIO VILAR FOI IMPORTANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESSE POSSIVEL FINACIAMENTO QUE VIRIA EM FORMA DE UM EDITAL QUE FAVORECERIA 9 PRODUÇOES DE CURTA METRAGEM A 20 MIL REAIS CADA UMA E MAIS TODA A DIVULGAÇÃO; LUCIO VILAR DIZ QUE INICIALMENTE O VALOR DESSE FINACIAMENTO SERIA DE 180 MIL, MAS DEPOIS DE LONGAS CONVERÇAS O GOVERNO DECIDE QUE FICARIA ACERTADO 200 MIL MESMO.


DEPOIS DE EXPLANAÇOES GERAIS É ABERTO UM MOMENTO PARA QUE OS PARTICIPANTES SE COLOCASEM A RESPEITO,NO GERAL TODOS DECIDIRAM QUE 200 MIL REAIS SERIA POUCO PARA ABRANGER AREAS COMO PRESERVAÇÃO DO ACERVO AUDIOVISUAL PARAIBANO E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS EM TODO O ESTADO, PARTINDO DESSE PONTO SE COGITOU UMA AUDIENCIA COM O REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO JÁ QUE O MESMO NÃO SE FEZ PRESENTE NESSA NOITE.
AGORA É AGUARDAR....

segunda-feira, 18 de maio de 2009

Lars Von Trier diz que é o melhor diretor do mundo


"Lars Von Trier" diz que é o melhor diretor do mundo

Extraido da materia de Orlando Margarido
O diretor dinamarquês Lars Von Trier evitou a maioria das perguntas que questionavam a qualidade e até mesmo a existência de seu novo filme mostrado ontem na competição em Cannes. "Não sou obrigado a responder sobre isso, não vejo a razão", replicou diversas vezes ao jornalista que pediu uma explicação ao cineasta sobre o motivo de ter realizado Anticristo.
Ante a insistência do jornalista, que justificava que por estar no Festival de Cannes Von Trier devia uma explicação à imprensa, foi necessária a intervenção do mediador da mesa. Houve algumas tentativas, também frustradas, de voltar a tal questão, mas o realizador se manteve vago e sempre na defensiva.
Mas também houve manifestações de apreço, que quase sempre morriam na mesma atitude monossilábica do diretor. Quando respondia, era para dizer banalidades como "eu não me preocupo com a audiência quando faço um filme" ou "foi a mão de Deus que me fez escolher essa história e realizar esse filme agora".
Há razão para os ataques um pouco mais hostis do que é habitual nessas coletivas com os diretores em competição. O trabalho de Von Trier é singular tanto por um aspecto mais amplo do cinema como específico no que diz respeito a sua obra. Singularidade essa pelo ponto de vista negativo.
Anticristo nem chega a suscitar polêmica pelo material que apresenta tamanha sua aura enigmática - para os que procuram ao menos analisá-lo - e seu puro constrangimento - como preferem outros.
E o que levou Von Trier a dedicar o filme ao cineasta russo Andrei Tarkovsky (1932-1986). "Para mim ele era deus", comentou. "A primeira vez que vi um filme dele, The Mirror (O Espelho), entrei numa espécie de êxtase. Encontro entre meu trabalho e o dele uma relação religiosa." Em seguida, ele lembrou que Tarkovsky assistiu ao seu primeiro filme (provavelmente referia-se a O Elemento do Crime) e detestou. "Mas isso não me preocupou."
A entrevista seguiu morna até que uma nova pergunta fulminou o realizador com a questão de ter feito um filme que a maioria da platéia não entendeu. "Não tenho que explicar nada; fiz o filme porque sou o melhor diretor do mundo." Reconhecendo a própria pretensão e as risadas que provocou na platéia, Trier recuou. "Bom, sei que muitos diretores pensam o mesmo de si; não estou certo de que seja o melhor, apenas sinto isso."


sexta-feira, 15 de maio de 2009

FESTIVAL DE CANNES 2009



os filmes que serão exibidos no festival de cinema de Cannes, que acontece de 13 a 24 de maio na Riviera Francesa. São várias mostras, e uma delas, a “Um Certo Olhar” terá participação do brasileiro Heitor Dhalia, com o filme À Deriva.




CONCORRENTES A PALMA DE OURO




"EM COMPETIÇÃO"


Los Abrazos Rotos (Espanha), de Pedro Almodovar


Fish Tank (Inglaterra), de Andrea Arnold


Un Prophete (França), de Jacques Audiard


Vincere (Itália), de Marco Bellocchio


Bright Star (Nova Zelândia), de Jane Campion


Map of the Sounds of Tokyo (Espanha), de Isabel Coixet


A l’Origine (França), de Xavier Giannoli


Das Weisse Band (Alemanha), de Michael Haneke


Taking Woodstock (Taiwan/Estados Unidos), de Ang Lee


Looking for Eric (Inglaterra), de Ken Loach


Spring Fever (China), de Lou Ye


Kinatay (Filipinas), de Brillante Mendoza


Soudain le Vide (França), de Gaspar Noe


Bak-Jwi (Coréia do Sul), de Park Chan-wook


Les Herbes Folles (França), de Alain Resnais


The Time That Remains (Palestina), de Elia Suleiman


Bastardos Inglórios (Estados Unidos), de Quentin Tarantino


Vengeance, (Hong Kong), de Johnnie To


Visages (Malásia), de Tsai Ming-Liang


Antichrist (Dinamarca), de Lars von Trier



"FORA DE COMPETIÇÃO"


The Imaginarium of Doctor Parnassus (Estados Unidos/Inglaterra), de Terry Gilliam


Agora (Espanha), de Alejandro Amenabar


L’Armee du Crime (França), de Robert Guediguian





O MESTRE DO CINEMA Francis Ford Coppola TEM UM FILME SOBRE MAFIA QUE FICOU DE FORA DA COMPETIÇÃO MAS QUE SERÁ EXIBIDO EM CANNES ESSE ANO, CHAMA-SE TETRO.



Nada ali realmente aconteceu, mas é tudo verdade." A explicação, para lá de ambígua, é a chave para compreender a história por trás de "Tetro", novo filme de Francis Ford Coppola, exibido pela primeira vez nesta quinta-feira (14) durante a mostra paralela Quinzena dos Realizadores, em Cannes. Rodado na Argentina, o longa é uma espécie de épico familiar que carrega diversas semelhanças com a própria trajetória de vida do diretor de "O poderoso chefão".
Assim como Angelo Tetroccini, protagonista do filme interpretado por Vincent Gallo, Coppola é filho e sobrinho de grandes músicos e compositores; tal qual em "Tetro", as questões de família são impossíveis de se dissociar de sua arte; e como o escritor genioso e frustrado do papel prinicipal, o cineasta nunca quis receber os créditos por aquilo que não fosse seu:
"Na abertura do 'Chefão', eu punha 'de Mario Puzzo'. Em 'Drácula', era 'de Bram Stoker'. 'O homem que fazia chover' era 'de John Grisham'... Sempre sonhei em ter algo 'de Coppola'. Escrever é a parte mais difícil do processo", disse o diretor em um debate promovido logo após a sessão. De fato, "Tetro" é um dos seus raros filmes em que Coppola leva também o crédito de escritor. "Depois de 'O fundo do coração' (1982) contraí uma dívida enorme no banco. Dos meus 40 aos 50 anos, precisei fazer um filme por ano só para pagar esse empréstimo. Recebia o roteiro e filmava. Só consegui pagar tudo em 'Drácula' (92)."
"Tetro" conta a saga de dois irmãos, Bennie e Angelo, que se reencontram em Buenos Aires anos depois que o último, mais velho, abandona a família em Nova York. Angelo quer ser escritor de romances, mas a personalidade sempre competitiva do pai o impede de seguir adiante. Bennie - vivido pelo ator estreante Alden Ehrenreich - idolatra o irmão e faz de tudo para tentar uma reaproximação, apesar da resistência de Angelo, que desde que deixou NY quer cortar todos os laços com o passado. Caberá à Miranda (Maribel Verlú), namorada de Angelo e simpática ao caçula, o papel de mediar a conturbada relação entre os dois. Quase todo registrado em preto-e-branco nas ruas do bairro típico portenho La Boca, "Tetro" vai ganhando complexidade à medida que o roteiro avança. Alterna ares de produção independente, algo de cômico aqui e ali, a momentos grandiosos de tragédia teatral, quando ganha cores, bailarinos e uma dramaticidade que destoa propositalmente do restante das cenas. Pela presença marcante da família em ambos os filme, uma jornalista comparou "Tetro" a "O poderoso chefão". "A diferença principal está na quantidade de mortes por facas, estrangulamentos e armas de fogo", brincou Coppola diante da sugestão. "Quando fiz o 'Chefão', eu nunca havia conhecido um mafioso. Nunca conheci um mafioso. Por isso, fiz eles se parecerem com pessoas da minha família. Fui fiel a meus pais e tios. Em 'Tetro', transplantei Nova York e a Itália para a Argentina."
Semanas antes da première desta quinta, uma polêmica se formou em torno da participação ou não de Coppola em Cannes. Chamado para ser exibido fora da competição, o diretor declinou o convite e acabou preferindo a exibição na Quinzena, que é promovida pelos críticos, sem ligação formal com o festival.

"A situação foi parecida com o que aconteceu com 'Apocalipse Now' (1979). Na época que recebi o convite para vir, eu não tinha acabado o filme e eles propuseram de passar fora de competição. Eu disse que só traria para competir. Este ano, me disseram que já havia muitos grandes diretores e filmes de outro país, por isso as vagas eram poucas. Fizeram a mesma proposta, ofereceram uma sessão de gala. Mas 'Tetro' é um filme independente, não me sinto confortável em vestir um smoking e desfilar ao lado de tanta gente importante. Achei o convite da crítica mais apropriado", ironizou. Além dos atores Verlú e Ehrenreich - Gallo não foi à sessão pela manhã -, Coppola estava acompanhado da esposa e do filho Roman durante a entrevista. Culpa de suas raízes italianas, explica o diretor: "não gosto de me separar da minha família. Desde pequenos, sempre levava meus filhos ao set. Quando estava filmando 'Apocalipse', eles passaram cinco meses comigo nas Filipinas. Também já comprei uma câmera para a minha mulher, ela acabou pegando gosto e fez seu documentário. Esse foi sempre o meu truque para mantê-los por perto."
ACOMPANHE TUDO SOBRE CANNES NO SITE OFICIAL DO FESTIVAL :
ASSISTA A O VIDEO OFICIAL EM:
ASSISTA A O TRAILER DE 3 FILMES DE CANNES:
Bastardos Inglórios DE TARANTINO
ANTICRISTO de LARS VON TRIER
TETRO de FANCIS FORD COPPOLA


segunda-feira, 4 de maio de 2009

2 ° ENCONTRO PARAIBANO DE CINECLUBISMO

NOS DIAS 01 A 03 DE MAIO DE 2009 FOI REALIZADO EM JOÃO PESSOA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 4° CINEPORT (FESTIVAL DE CINEMA DE PAISES DE LINGUA PORTUGUESA) O SEGUNDO ENCONTRO PARAIBANO DE CINECLUBISMO, ORGANIZADO PELA ABD-PB NO HOTEL IMPERIAL, FORAM DIAS DE GRANDE DISCUSSÃO EM TORNO DA ESTRUTURAÇÃO ORGANIZADA DE UMA REDE INTEGRADE DOS CINECLUBES EXISTENTENTES NA PARAIBA E DOS QUE PRETENDEM CRIAR SEUS CINECLUBES.
ESTIVERAM NO ENCONTRO REPRESENTANTES DE CINECLUBES DA CAPITAL AO SERTÃO DO NOSSO ESTADO.

OS GTs E MESAS REDONDAS TAMBEM FORAM DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA OS PARTICIPANTES QUE POR FIM REDIGIRAM UMA CARTA QUE AFIRMA A LUTA DOS CINECLUBES PARAIBANOS NA ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE E DA DIVULGAÇÃO DO AUDIOVISUAL PARAIBANO.

domingo, 1 de março de 2009

DIA 09 DE MARÇO DE 2009 O CINE BAIRRO ESTÁ DE VOLTA !!!!

DIA 09 DE MARÇO DE 2009 O BAIRRO DE TAMBAY NA CIDADE DE BAYEUX-PB SERÁ MAIS UMA VEZ PALCO PARA UM DOS MAIORES PROJETOS CULTURAIS DA CIDADE DE BAYEUX, FOI O PROJETO CINE BAIRRO QUE LEVOU O NOME DA CIDADE PARA TODO O ESTADO DA PARAIBA E PARTE DO BRASIL, FOI PIONEIRO NA REALIZAÇÃO DE CINEMA CURTA METRAGEM NA CIDADE E ISSO SEM CONTAR QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DO PROJETO É O DE LEVAR CINEMA GRATUITO PARA TODOS OS QUE NÃO TEM ACESSO A 7° ARTE,ACREDITAMOS QUE ARTE NÃO SE COMPRA NEM SE VENDE, ARTE TEM QUE SER PARA TODOS E SERVIR PARA A MODIFICAÇÃO DAS MENTALIDADES....

POR ISSO VOCE É NOSSO CONVIDADO PARA AS 19 HORAS SE FAZER PRESENTE LÁ EM TAMBAY ONDE NA OCASIÃO ESTAREMOS FAZENDO O LANÇAMENTO DO NOSSO CURTA METRAGEM "CORAÇÃO REVOLUCIONARIO ( REVOLUTIONARY HART) "